2. La música de otras culturas con valores sociocomunitarios contextualizados.

La música en Latinoamérica.

La música popular latinoamericana, es fruto de una mezcla de culturas que se ha producido a lo largo del tiempo.

En primer lugar la cultura  de las diferentes poblaciones indígenas que vivían allí antes de la llegada de los europeos, como los incas, los aztecas, los mayas, que desarrollaron civilizaciones con una organización social y económica compleja, de las que son testimonios los impresionantes templos y construcciones arquitectónicas que se han ido descubriendo hasta hoy en día.

Gracias a las excavaciones arqueológicas  y a los estudios musicológicos podemos conocer cómo eran los instrumentos y el papel que ocupó la música en las distintas civilizaciones precolombinas.

La música estaba presente en la mayor parte de las celebraciones religiosas en las que se danzaba y entonaban canciones que les ayudaban a alcanzar visiones espirituales. También tenía una fuerte presencia en las corte, así, por ejemplo, en la civilización Inca, el monarca tenía músicos a su servicio para su entretenimiento.

Con los datos aportados por los diferentes estudios podemos afirmar la riqueza instrumental que presentaba la música de estos pueblos: Flautas verticales y horizontales, instrumentos de cuerda, y una gran riqueza en los instrumentos  de percusión (todo tipo de tambores, sonajeros, timbales, etc.).

En segundo lugar, la cultura de los europeos que llegaron al continente a partir del siglo XV, principalmente española, (que jugó un papel más importante debido a la extensión de sus conquistas), portuguesa e inglesa. Y por último la cultura de los africanos llevados a América como esclavos. Esta rica mezcla de culturas, proporcionaría una gran variedad y originalidad en el campo musical.

 Características de la música latinoamericana:

A pesar de la gran diversidad  en cuanto a sus orígenes y su evolución, podemos encontrar algunas características comunes.

-          La melodías son sencillas y de ámbito limitado.

-          Se emplean textos con métrica y rima europeas, así como onomatopeyas y sílabas sin sentido para marcar los acentos o para completar la letra de las canciones.

-          La riqueza rítmica, y la importancia de los instrumentos de percusión, derivado sobre todo de la influencia de la música africana sobre todo en El Caribe, Brasil, Venezuela o Colombia.

-          Generalmente, la música, tanto cantada como instrumental se emplea para acompañar las danzas.

-          Destacar la influencia española tanto en canciones (romances, coplas, etc.) como en la danza (rasgos coreográficos del folclore español, zapateado, chasquido de dedos, ritmos, etc.)

Instrumentos

De los instrumentos autóctonos destacar la flauta de Pan, que recibe distintas denominaciones según los lugares. 


Presenta una gran variedad en cuanto al tamaño y número de los tubos, ha sido utilizada desde antiguo en países como Perú, Bolivia, Ecuador, Chile, etc.

La quena es una sencilla flauta de caña, con los dos extremos abiertos y una pequeña muesca en forma de “V” en la parte superior, presenta 5 o 7 orificios. Se utiliza como instrumento solista en el acompañamiento de las danzas, así como instrumento acompañante en canciones populares.


La Quena recibe distintos nombres según su tamaño y tonalidad. Encontramos así Quenas que van desde los 15 cm. hasta las que alcanzan los 120 cm.

 Destacar la riqueza en los instrumentos de percusión, encontramos tambores, timbales, sonajeros, claves, cencerros, raspadores, congas, etc. Muchos de ellos de clara ascendencia africana.


La guitarra llevada por los españoles se convirtió en uno de los instrumentos más importantes para acompañar las canciones populares, y de ella derivaron una serie de instrumentos de diferentes tamaños y números de cuerdas:


Como el charango, que es una guitarrilla de cinco pares de cuerdas, que en su origen tenía como caja de resonancia el caparazón de un armadillo.


Otros instrumentos como la familia del violín, el arpa que es uno de los instrumentos nacionales en Venezuela  y Paraguay, el bandoneón introducido en Argentina en 1865 y que se convertirá en un instrumento clave para el tango argentino.


Así como otros instrumentos europeos de viento madera y de viento metal como trompetas, etc.

Argentina

Argentina quizás sea el país que mejor ha sabido combinar la tradición folclórica con las circunstancias en que se desarrolla la música popular moderna.

De Argentina destacamos el Tango, que constituye la expresión musical de la cultura urbana de Buenos Aires. El tango nació en la segunda mitad del siglo XIX en Buenos Aires, tras años de evolución e influencia europea, se convierte en canción y baile de tono generalmente desgarrado, nostálgico, expresando el desengaño, el conflicto amoroso y social.

En principio, fue un baile de las clases populares, pero con el tiempo pasará de ser un estilo minoritario y con cierta mala reputación, a conquistar los salones de baile y las salas de concierto de todo el mundo. Carlos Gardel fue el cantante clásico del tango. Astor Piazzolla lo ha desarrollado mezclándolo con el jazz y otros estilos musicales. Se interpretaba inicialmente con violín, guitarra  y flauta, incorporándose más tarde el bandoneón, que es un pequeño acordeón procedente de Alemania, el contrabajo, el clarinete, etc. Como la mayoría de la música americana, el tango es una mezcla de melodías europeas, percusión africana y sobre todo la milonga, canción típica de los gauchos.

Pero la música de Argentina, no es sólo el tango, está formada por una gran variedad de canciones y danzas populares.

 A partir de los años 60, en diversos países latinoamericanos se impusieron dictaduras militares al frente de los gobiernos, que originó el nacimiento de una generación de cantantes que renovaron el panorama de la canción popular. La nueva canción se extendió por todo el mundo, conservando los dos rasgos más importantes que la definen: la intención de denuncia social, junto a estructuras rítmicas y melódicas basadas en el repertorio tradicional. Algunos cantantes alcanzaron gran popularidad, sus canciones denunciaron situaciones de injusticia y dieron a conocer formas musicales hasta entonces minoritarias (milonga, zamba, son, etc.)

 En Argentina el padre de los nuevos cantores fue Atahualpa Yupanqui (1908-1992).

 Atahualpa Yupanqui, absorbió la cultura tradicional andina, conviviendo con los indios durante años, durante los cuales aprendió su lengua y extrajo materia prima para sus canciones. Fue un gran conocedor de la música tradicional Argentina, y su obra es una de las más altas expresiones de la música popular latina.

Alcanzó fama internacional en 1948, cuando cantó en París junto a Edih Piaf (gran cantante francesa).

Mercedes Sosa, es otra de las figuras de la canción popular Argentina, se integró en el movimiento internacional que unía los mensajes de denuncia social sobre las melodías populares. Tras la dictadura militar, sus conciertos fueron prohibidos y se instala en Europa, volvió a dar conciertos en su país en 1884.  Su música ha sido declarada Bien de Interés Cultural, ha sido embajadora en la Unicef  para la infancia, actualmente defiende causas indígenas y ecológicas.

 Chile

Destacamos en este país entre otros cantantes a Violeta Parra que compuso entre otras importantes canciones “gracias a la vida” que se convirtió en la canción más representativa de la época.

Victor Jara (1932-1973), uno de los principales músicos de la nueva canción chilena. Autodidacta, compositor, músico, incorporó elementos folclóricos y populares en su obra. Relacionado también con el teatro, será embajador cultural del gobierno de Salvador Allende, compuso música para ballet y televisión. En 1973, tras el golpe militar de Pinochet, fue detenido, torturado y asesinado a los 41 años.

Quilapayun, fue un grupo que rompió con los patrones marcados por los numerosos conjuntos folclóricos de la época, con sus nuevos planteamientos éticos y estéticos, incorporándose al movimiento de la nueva canción chilena. Su primer director fue Victor Jara durante 1966-69. Durante el golpe militar se encontraban fuera de Chile, instalándose en Francia, actualmente su actividad se desarrolla entre Francia y su Chile natal, siendo hoy un claro exponente de la música popular latinoamericana.

 Perú

Una de las personalidades más importantes de la música peruana fue Chabuca Granda (1920-1983), se dedicó a estudiar la música popular, cantaba valses criollos, siendo “La flor de la canela” uno de los más cantados y versionados. Se introdujo en las fiestas de negros y mulatos, donde trataría a maestros de la guitarra y a ilustres cajoneros. Su influencia fue inmensa dentro y fuera de Perú.    

Mexico

Destacaremos dentro de las formas populares mexicanas, los corridos y las rancheras. Los corridos son composiciones populares relacionados con los romances españoles, son crónicas cantadas que narran historias de héroes nacionales o historias de origen folclórico. Los mariachis, es la agrupación de la música tradicional mexicana, que suele estar compuesta por violines, guitarras, guitarrones y trompetas. Una de las mejores cantantes de la música mexicana (corridos, rancheras, etc.) ha sido Chavela Vargas.

Brasil

La música popular brasileña, es una de las aportaciones más genuinas, en la que confluyen elementos melódicos de Portugal, la rítmica africana y las raíces indígenas americanas.

Entre las diversas formas musicales populares brasileñas, destacaremos las dos más importantes:

-          Samba: es la danza más conocida y bailada, con un ritmo muy marcado y vivo,  de origen angoleño, en torno a 1920 se convirtió en la música preferida de lo, barrios pobres de Río de Janeiro, alcanzando posteriormente el rango de símbolo nacional a partir de los carnavales.

-          Bossa-Nova: Es un tipo de canto tranquilo, intimista que surgió por la influencia del jazz, nació en los años 50, en el sur de la ciudad, muy lejos del alegre bullicio del ritmo de los carnavales. Uno de sus primeros cantantes fue Joao Gilberto, quien empleó una nueva forma de acompañar con la guitarra, manteniendo un ritmo entrecortado y ligeramente desfasado con el canto, rasgo que se sigue manteniendo como característica de la Bossa-Nova.

Otros intérpretes de Bossa-Nova son Vinicius de Moraes, Toquinho, Astrud Gilberto, Caetano Veloso, etc.

El Caribe

Las islas del caribe integran una amplia variedad de naciones y culturas, cada una de las cuales ha desarrollado una música propia. Estos diferentes estilos musicales han sufrido un largo proceso de transformación hasta nuestros días, marcado fundamentalmente por la combinación de elementos africanos y occidentales.

Elementos africanos: La utilización de determinados instrumentos como los raspadores, las claves, las maracas, las congas, los bongos, etc., derivados de instrumentos propios de la música de las distintas culturas africanas. Otro elemento fundamental  de la influencia musical africana en las músicas del caribe, es el ritmo, y con él la polirrítmia, la síncopa y los movimientos característicos de los bailes. También destacar la abundancia de formas vocales con la estructura de llamada-respuesta, en las que un solista alterna con el coro.

Elementos occidentales: la utilización de la armonía, propia de la música occidental, la adopción de ritmos característicos de canciones y bailes folclóricos  en las islas de mayor tradición hispana, así como la influencia de bailes de salón europeos. La incorporación de instrumentos de bandas y orquestas, como contrabajos, trombones, trompetas, violines, arpas, etc. Y por último la incorporación de la guitarra, introducida por españoles y portugueses, de la que surgieron instrumentos propios como el tres cubano, o el cuatro portorriqueño.

 En el Caribe podemos destacar tres grandes zonas atendiendo las influencias culturales europeas: La zona de influencia hispana: Cuba, Puerto Rico y la Republica Dominicana. Jamaica y otras islas de influencia inglesa. Haití, Guadalupe, Martinica, etc. de influencia francesa.

Cuba

La música caribeña más representativa del área hispana es la de Cuba, algunos de cuyos géneros han influido de manera importante en el conjunto de la música contemporánea.

Esta influencia comienza hacia 1930, cuando numerosos músicos cubanos se instalan en Nueva York. Cuando las orquestas cubanas llegaron a EEUU, sus colegas norteamericanos contaban únicamente con la batería para marcar el ritmo, por ello las formaciones cubanas asombraron tanto al público con el ritmo de sus congas, bongos, timbales, maracas, claves, etc. Será en los años sesenta cuando surge lo que se conoce con el término de “salsa”, una música que mezcla la música cubana, jazz, rock, etc.

 La salsa es una música urbana contemporánea de origen afrocubano, que nació en el barrio latino de Nueva York. En sentido amplio se refiere a toda la música bailable afrocaribeña, en sentido estricto, salsa es aquella música afrocaribaña que tuvo sus orígenes en el “son”.